欢迎访问爱写作文学网!

爵士音乐即兴编曲课后感言

雕龙文库 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

爵士音乐的特点

士乐的起源、含义: 爵士乐成形时间是19世纪末、20世纪初。

公认的发祥地是美国南部路易斯安那州的一个亚热带城市―新奥尔良。

在众多流行音乐中,爵士乐是出现最早并且是在世界上影响较广的一个乐种,爵士乐实际就是美国的民间音乐。

欧洲教堂音乐、美国黑人小提琴和班卓传统音乐融合非洲吟唱及美国黑人劳动号子形成了最初的民间蓝调,拉格泰姆和民间蓝调构成了早期的爵士乐。

从17-18世纪西方殖民主义者,将大批非洲黑人贩卖到美洲,成为那里白人的奴隶之后,他们被强迫劳动、受尽折磨。

在田间、在劳动之余,黑奴 们怀念故乡和亲人,常常唱一种哀歌,以表达他们痛苦的心声。

这种音乐也渗透在一些宗教 歌曲中。

由于蓝色在美国人民中,被看作是忧郁的色彩,这种悲哀的歌曲,也就统称之为Blues(蓝色)。

中国音译之为布鲁斯。

我们常常从美国音乐作品中发现带有Blues的曲名,如《蓝色狂想曲》、《蓝色的探戈》、《蓝色的爱情》等。

爵士乐的另一个起源,是来自一种叫拉格泰姆的钢琴音乐。

拉格泰姆是Ragtime这 个词的音译。

词意是参差不齐的拍子。

故又称为散拍乐。

它也是从非洲民间音乐发 展而成。

19世纪末,一个名叫司科特·乔普林(Scott Joplin,1869-1917)的黑人钢琴手,创造了一种新风格的钢琴音乐:右手高音声部演奏切分音节奏很特别的主旋律或琶音。

一般 4\\\/4拍乐曲,一、三拍为,二、四拍为弱拍,而他在高音声部每一拍半、 即三个八分音符时,就出现一次强音,而左手则是规律地演奏由四分音符轻重音组成的节奏, 一、三拍为低音强拍,二、四拍为和弦、弱拍。

这样左右手形成交错的节拍,使音乐带有 幽默、欢乐、活泼的情趣,由于这一创造,乔普林被人们誉为拉格泰姆之王。

有人说Jazz这个词,是从非洲土语Jaiza演变而来。

这个词原意思是加快击鼓;另一种说法是:早年新奥尔良有位乐手名叫Jasper,大家叫惯了,都叫他Jas,后来一传再传,就变 成了Jazz了;还有人说Jazz这个词是由Chaz这个词演变而来的。

早期的黑人爵士乐师多不识谱,演奏时只是凭着灵感,对所熟悉的曲调自由地进行变化。

所以带有很强的即兴性质。

由于人数不多,三五个乐手经常在一起合作,时间久了,彼此之间也就自然地形成一种默契。

1923年冬天,纽约皇宫乐队 领班保罗·怀特曼找到作曲家格什温,说他想举办一次别出心裁的音乐会,其中有一个能让 听众大吃一惊的压轴节目,就是把爵士乐和交响乐揉合在一起,格什温是一位音乐革新者,他从1924年元月开始动笔,仅仅花了 一个星期的时间就完成了。

由于里面主要用的是布鲁斯音阶和小三度、纯五度、小六度 构成的七和弦,故将所作曲子取名为《布鲁斯狂想曲》(Rhapsody in Blue),在我国译作《蓝色狂想曲》。

这次演出大获成功。

从此,爵士乐受到严肃音乐家及知识阶层的重现,许多作曲家也竟相效仿,创作了许多爵士风格的音乐作品,如美国的一些音乐剧,兴德米特的《舞蹈组曲》、斯特拉文斯基的《黑色协奏曲》等,都运用了爵士音乐的素材和节奏。

爵士乐音乐的特点: (1)从大音阶来讲,它的第三级(Mi)音和第七级(Si)音经常是降低一些(平时讲是降半音,实际上不到半音)。

有时第五级(Sol)音也降半音。

这些降音还常辅以滑音和颤音,因而更加强了歌曲忧郁、悲伤的色彩;由于有以上这些特点,按这种方法形成的音阶,人们称之为布鲁斯音阶。

(2)旋律中多用切分节奏和三连音,形成轻重音颠倒; (3)节奏多为双拍,通常为4\\\/4拍,也有部分是2\\\/4拍 ; (4)从歌词、曲调结构上讲,布鲁斯多采用对称的、带音韵的两行词。

第一句重复一遍。

每段曲调12小节,每句4小节,从而形成:‖∶ A ∶‖+B三句的固式曲式结构 (5)和弦常用主和弦(Ⅰ)、属和弦(Ⅴ)和下属和弦。

(Ⅳ),因此,和声听起来很和谐,而且朴素。

其他特点因素: 爵士乐的演唱利用无意义的“衬词”在即兴的规则下形成了风格独特爵士唱法。

爵士乐的切分节奏复杂多样,特别是跨小节的连续切分经常将原有的节奏整小节移位,造成一种飘忽不定的游移感。

原来的4/4拍节奏经改变后变成了3/16拍。

爵士乐的旋律经常采用布鲁斯音阶( 1 2 b3 3 4 5 6 b7 7 )来形成它的特点,有时还在布鲁斯音阶的基础上增加#4和其他一些变化音,使其变得更加丰富多彩 。

爵士乐的和声比流行音乐和声要复杂得多,它以七和弦为基础,并且大量的运用扩展音(如:9音、11音、13音)和替代和弦,有时还经常出现连续的下行纯五度副属和弦进行,使其呈现出丰富多彩的和声效果。

即兴是爵士乐手(或歌手)必练的演奏(或演唱)技巧之一 。

爵士乐的一些变化分支: 早期爵士乐 早期的爵士乐(1900—1917)曲目有32小节、4乐句的AABA流行歌曲式的曲调;有4乐节、两个调的拉格泰姆曲调;还有12小结的器乐布鲁斯曲调。

拉格泰姆乐曲的和声节奏倾向于比另两种更快的速度。

布鲁斯乐曲的和声节奏最慢,但它的独奏旋律线的变音转调较多,起音不一,音高变化也不少。

早期歌曲曲目中也有很多以“布鲁斯”作名称,而实际上是流行歌曲或别的什么同源形式。

早期爵士乐队的设置平均为8位乐师。

在新奥尔良风格爵士乐队的固定形式上增加了两件乐器。

有时添一支短号和一件节奏乐器,有时加一把小提琴为领奏。

在演奏过程中,乐队的每个成员,不仅仅是独奏者,都要做即兴演奏。

彼此之间自发的互相谦让与合作,只受和弦进行结构的限制,这种新的声音在20世纪初期任何听众以下就能辨认的出,它就是“爵士乐”。

自由爵士 自由爵士产生于60年代,这种全新的音乐刚一出现,就深受广大爵士音乐家和爵士乐迷的喜爱。

自由爵士不同于以往爵士乐,在和声、旋律方面没有太多的限制,演奏者在演奏过程中可以自由、大胆、随心所欲的发挥。

自由爵士具有全新的节奏概念,节拍、对称性被统统打乱,同时,它也强调音乐本身的强度与张力,加入大量的不谐和音,把非洲、印度、日本、及阿拉伯等不同的音乐融合到了一起,采用了印度的西塔尔琴、塔布拉双鼓、扩音拇指钢琴、警笛和大量的电子设备及打击乐器,因此,有些自由爵士乐队看上去就象一支非爵士的先锋派乐队。

摇摆乐 二十年代末,美国出现大萧条,爵士乐也随之流行于一些秘密酒店、酒吧、妓院等场所,致使出现了一些更适合跳舞的爵士乐队——摇摆乐大乐队。

最早出现的摇摆乐队是Fletcher Henderson(费莱切·汉德森)的大乐队,但使摇摆乐真正确立乐坛的要算是1935年Benny Goodman(本尼·古德曼)大乐队的成功,直到1946年大乐队时代结束为止,摇摆乐一直是流行乐坛上一支重要的力量。

摇摆乐不同于早期的爵士乐,在演奏过程中不太注重合奏,反而更加强调独奏。

个人的即兴主要以旋律为基础,与以前的演奏相比,这更具有冒险性。

这时期许多爵士艺术家经常与一些欧洲经典乐艺术家一起交流、探讨、相互借鉴,所以在摇摆乐中你也可以听到贝多芬、勃拉姆斯的回响。

摇摆乐继承了早期爵士乐的一些传统,同时也开辟了个人表演的新领域,许多大乐队的乐手后来都成为爵士巨星。

Cool爵士 1950年,Miles Davis九人小组推出的专辑《The Birth of The Cool》,标志着Cool爵士的产 生。

Cool爵士选用的音调是轻柔的、淡雅的,音质柔和干爽。

独奏中,带给你一种柔和舒缓、克制的感觉。

其重奏部分微妙深奥,有时让你联想起欧州经典室内乐。

Cool爵士虽然也揉进了Bop的音调、旋律与和声的优势,但是比Bop的即兴演奏更舒缓平滑,音色更加和谐,与Bop相比,Cool爵士乐经常突出体现一种松弛感,而没有Bop那么强的内在张力。

Cool爵士鼓手也更加安静,不干扰其他音色,总而言之,Cool爵士风格是节制的,“点到为止”,这正是为什么其乐迷称之为“Cool”的原因。

Fusion 二十世纪七十年代,Fusion音乐渐渐发展起来,它的最初定义实际上是一种融合了爵士乐即兴和摇滚乐节奏的音乐。

然而随着流行音乐、节奏布鲁斯以及各种音乐形式在世界乐坛逐渐繁荣,Fusion音乐又将这些音乐风格加以借鉴,我们现在所熟悉的Fusion音乐,其实已经成为一种冠有爵士乐名称的混合型音乐。

Regtime Regtime(拉格泰姆)爵士乐融合了欧洲古典音乐和欧洲军乐的特点而产生的。

他打乱了古典音乐中严格的节拍规律,有演奏者掌握节奏的迟缓。

乐曲的进行通常是起奏延缓,随即强调音节,这种风格在当时的钢琴演奏中极为常见。

Regtime爵士乐在二十世纪出的十五年中非常盛行,虽然这种风格对爵士乐的形式具有非常重大的影响但是因为 它缺乏Blues的感觉和没有即兴感觉,所以并不能称之为真正的爵士乐。

Bebop “Bebop”一词源出自爵士音乐家在练声或哼唱器乐旋律时发出的毫无词义的音节(或无意义的狂喊乱叫)。

比波普的乐句经常在末尾以一个很有特色的“长一短”音型突然结束,而这个节奏又常被哼唱成“里波普”或“比波普”。

这个词初次出现在印刷品上是作为吉列斯匹6人乐队于1945年在纽约录制的唱片曲名–《咸花生Bebop》。

Bebop发展于摇摆时代次中音萨克斯手Lester Young和Don Byas钢琴手Art Tatum和Nat Cole, 小号手Roy Eldgridge, 巴锡伯爵的节奏乐器组,还有Charlie parker, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, miles Davis和Bud Powell。

Bebop音乐通常由3至6人组成的小型爵士乐队演奏。

他们不用乐谱,这一点正是他们用来对抗摇摆乐使用改编乐谱的准则。

演奏的程序是先把旋律完整地演奏一次(如果是12小节的布鲁斯则演奏两次),接下来是在节奏组(一般是钢琴、低音提琴和鼓)伴奏下的几段即兴独奏叠句,再重复第一叠句的旋律结束全曲。

节奏组自始至终重复着全曲的和声音型(包括变化音型),以保持乐曲的结构。

怎样区分爵士作曲家,即兴家,编曲家

作曲家的话,就是从无到有,一个旋律的产生,这个叫作曲。

即兴的话,顾名思义,就是没有经过长时间的思考,改动,直接作曲或编曲编曲家的话,就是在一段简单的旋律的基础上,将这段旋律作出它的具体演绎方式。

打个比方,一首歌可能有很多种调的唱法,但是基调是差不多的,那些有变化的就是编曲。

以上为个人理解~

什么叫爵士音乐

爵士音乐,是英文Jazz的音译。

有些人以为,&127;爵士音乐就是外国的下流舞曲,都是些不健康的、腐朽的东西,其实,从它的起源和流行情况来,远不能这样一概而论。

 爵士音乐渊源于非洲黑人音乐。

17世纪初,当大批黑人被贩卖到美洲沦为奴隶时,他们也把自己故乡的音乐带到了美洲。

黑人们热爱歌舞,在那些备尝艰苦的年月里,他们总是在歌声中寻求寄托,彼此安慰。

于是这种带有非洲旋律和节奏特色的音乐,就在美洲流行起来。

 黑人善于演奏器乐。

早先,他们的乐器主要是弦乐。

自从19世纪60年代美国内战结束后,解放了的黑奴获得了许多内战时士兵们留下的铜管乐器。

他们在吹奏时创造性地用铜号模仿人的嗓音,把军号变成了“能唱歌的管子”,这也就成了日后爵士音乐的一个基本特征。

爵士音乐的另一个特色,是种叫作“瑞格泰姆”的钢琴曲──演奏者右手在以各种突然的方式改变节奏时,左手的节奏却固定不变,从而产生一种切分音的效果。

 爵士音乐是作为穷苦黑人的“娱乐音乐”发展起来的。

演奏这种乐曲的,最初只限于黑人聚居地区的小酒吧、小舞厅。

那些“高等白人”是不悄于到这种场所来的。

但是,随着爵士音乐的流行,许多白人乐队也开始模仿这种曲调,并发展出一种被称为“狄春斯兰”的快速舞曲,但仍以黑人音乐作为基础。

到了本世纪20─30年代,爵士音乐已经成了一种深受西方广大群众欢迎的音乐形式。

它已不仅是一种伴舞的乐曲,而且也发展为专供欣赏的音乐。

出现了许多著名的爵士乐队、演奏家和歌手,许多受过高等音乐教育的人也参加了这种乐队,或为他们谱曲。

欣赏音乐的经历100字,描绘出当时的情景和感受。

感受音乐作品欣赏的感受 我觉得我是非常喜欢音乐的一个人。

任何时候,只要电视或电台上播放音乐节目,我都会很愉快的欣赏其中的音乐。

在我还很小的时候,大我5岁的堂哥是个流行音乐爱好者,那时候的他经常买来刘德华,邓丽军,Beyond的音乐磁带,经常性的播放。

我听得多了,自然也就跟着喜欢上了。

但在那时,音乐对我来说应该只局限于流行音乐。

后来慢慢长大,接触的音乐类型越来越多,但是很少真正的深入的去欣赏。

所以对音乐的认识还是非常肤浅的。

直到我这学期参加了音乐欣赏这门课,才让我对音乐世界有了更多的更深刻的认识 2 陆地上的人都在为了自己的荣耀,金钱等等绞尽脑汁,费尽心机。

而1900活的很自 在,他是自由的。

为了音乐而生,为了坐在船上感觉枯燥的人而给他们快乐。

悠悠扬扬的琴声,跨不过沧海。

却在人们心中留下了印记。

“一个上了陆地就不能演奏的钢琴家”,他们对他的评价,也有人说他不用下船就可以得到自己想要的一切。

可是回头想想,1900想要的到底是什么呢

不是漂亮的女人,不是拥有无尽琴键的钢琴,不是金钱,不是房子,在陆地上人们想要的都不是他想要的。

他为了自己而活,与音乐同在。

有他在,就一定有音乐。

就算那首悠扬的曲调是在他心里被一边又一边的演奏。

但他的内心又有几个人明白

康么

活在音乐中孤独的人,不,他并不孤独。

他是欢快的,就算他死去,他也是快乐的。

他从不后悔自己的选择。

选择不上岸,选择吻他的心上人,选择之中别人无法明白的方式来活着。

如果他上了岸,就是废了,没有了灵感的源泉,没有了创作的动力。

对于他来说,在生活中没有音乐还有活着的意义么

3无论它是快乐的,希望或不堪回首…… “The Legend of 1900海上钢琴师”改编自意大利小说名家Alessandro Baricco的独白剧,讲述一位诞生于海上的音乐奇才,精采不凡且富争议的一生。

他以出生年代“1900”为名,成长于往返太平洋间,任风浪翻腾的蒸气船上。

天赋异秉的钢琴才华吸引了爵士乐史上普遍公认为“第一位巨匠”的Jelly Roll Morton注意,特地前来船上与他较量。

而这位从未接触过陆地的钢琴师,更因着对爱情与新世界的好奇,离开他原有的世界,去寻求更美的理想…… 为本片***刀配乐的是世界电影界著名和资深的意大利最具风格的作曲家——埃尼奥·莫里康内(Ennio Morricone),从处女作《法西斯分子》到后来的《西西里的美丽传说》,这位大师参与制作的各国电影配乐已不下400部了,故被音乐界冠以最多产的作曲家美誉。

现时已经是70多岁高龄的他,仍拥有丰富的创作灵感和素材,在《海上钢琴师》里,大师以钢琴为主配合适当的管弦乐和室内乐创作出音色醉人、旋律优美和风格隽永的迷人乐章。

《海上钢琴师》的原声CD由著名发烧厂家索尼唱片公司出品,同样是质量和信心的保证,整部配乐就仿如一杯香醇的陈年旧酿那般沁人心脾,令人闻而不忘,回味无穷 4 海上钢琴师》又名《1900传奇》(The Legend of1900),讲述了一位终身生活在海上的 音乐奇才1900的精彩不凡且极富争议的一生。

电影的故事就是以音乐,确切地说是以钢琴和爵士乐为背景。

为《海上钢琴师》配乐的是世界电影界著名和资深的意大利最具风格的作曲家颜尼欧·莫里康尼(Ennio Morricone)。

在《海上钢琴师》里,大师将上个世纪初风靡世界的爵士音乐与男主人公1900精彩而宿命的一生巧妙地联系在一起。

用钢琴完成了对生命意义的独特探索。

影片是从小号手麦克斯对好友的强烈思念开始的,随着他满怀失落和惆怅之情的内心独白,在影片片头,我们看见有许多目光中饱含憧憬的移民,乘坐一艘大客轮“弗吉尼亚号”来到了新大陆。

激动人心的音乐主题,终于在第一个人的呼喊中蓬勃而出,恢宏大气而又质朴厚重。

细致优雅的旋律性有如John Barry的唯美风格,然而当钢琴登场的一刹那,给人带来了心灵的震撼,莫里康尼又一次展现他将不同音乐体裁合而为一的手法,在管弦最深刻动人的时刻,随性而至地切入几段即兴浪漫的爵士钢琴,营造出令人惊艳的效果,信手捻来间即将爵士音乐处理得这般潇洒...... 5 “1900" Theme”是整部配乐的主轴,同时也是故事的Love Theme,莫里克 奈在两段恋曲“Playing Love”与“Silent Goodbye”中,将这个主题做了十分优美的演绎,其中“Playing Love”与“Silent Goodbye”的风格与《新天堂乐园》的Love Theme表现手法十分接近,“Playing Love”带了一股清新悠然的甜美,而“Silent Goodbye”的弦乐则铺陈出怀念感伤的感触,至於Track 16是一首细腻抒情的钢琴独奏,充满了深刻动人的款款柔情。

另外比较特殊且十分抢眼的主题变化是The Legend Of The Pianist,莫里克奈将主题由遥远的怀念,变化出开阔飞扬,闪亮兴奋的神采,虽然音乐本身和《铁达尼号》全然不同,不过倒有几分让人联想起《铁达尼号》启航时的高昂情绪,交响编曲的处理展现了一如《铁面无私》的奔放与力量,不过感觉上,《海上钢琴师》有更优美的主题旋律,更丰沛的情感,与更富传奇色彩的悠远美感,这首作品又与最后一首配乐作品“Ship And The Snow”,形成一种前后呼应的整体色调,“The Legend Of The Pianist”以灿烂兴奋的神采揭开了一个传奇故事的序幕,而“Ship And The Snow”则以深邃收敛的情绪为传奇故事划下休止符,不过其实那并不真正是一种”结束”的感觉,更像另一个开始,毕竟所有的传说最美的地方,正是在於它们并没有确切的结局。

整部配乐藉著脱俗深刻的“1900"s Theme”,描绘出主角1900不凡的人生际遇与深刻的感情世界,因此,在原声带的结尾,莫里克奈与Roger Waters,Edward Van Halen等大师,更进一步将1900"s Theme改写成真挚深邃,诗意动人的主题曲“Lost Boys Calling”,联手打造出今年电影主题曲的代表作。

爵士风格的音乐有什么风格??

Classic(古典爵士) 并不是的二代的爵士乐都可以入新奥尔良爵士乐或是迪克西兰爵士乐之二十年代是爵士乐的时代,爵士乐风格的舞厅乐队为爵士乐的流行起了重要的作用。

以独奏为主的即兴演奏也随爵士乐本身的发展而受到越来越多的重视,日益增多的演奏铜管乐器的独奏者以及在编曲方面的探索预示了摇摆乐时代的到来。

在这个时代的大多数的爵士乐都可以被冠以古典爵士乐的名称,许多现代的古典爵士乐的复兴者从Fletcher Henderson,克拉伦斯·威廉斯和Bix Beiderbecke的音乐中获取灵感,他们可以被视为这种开放性的音乐风格的继承者。

代表人物 Kid Ory Jelly Roll Morton Louis Armstrong 冷爵士(Cool Jazz) 冷爵士出现于四十年代末,盛行于五十年代,是一种柔美的爵士乐风格。

由于集中在美国西海岸,故又称“西海岸爵士”(West Coast Jazz)。

对于冷爵士可以用八个字来概括,即“温馨、典雅、舒缓、放松”。

从演奏形式上看,冷爵士有点类似于古典音乐中的室内乐,乐队一般由3~6名乐手组成,其中最典型的是由钢琴、贝司、鼓组成的爵士三重奏。

萨克斯、小号、颤音琴等乐器也经常在冷爵士中作为主奏乐器出现。

从音响上分辨,冷爵士总是给人一种松弛、悦耳的感觉,每种乐器互不干扰点到为止。

冷爵士的另一特色体现在鼓的演奏技巧上,鼓手一般都用钢丝制成的鼓刷进行演奏,对音色的控制极为细腻。

因此,成千上万的酒吧、咖啡厅里至今仍然以冷爵士作为背景音乐洗尽尘世的喧嚣,为人们提供着清新自然的柔美之音。

代表人物: Miles Davis,1926~1991 Dave·Brubeck,1920~ Chet Baker,1929~1988 Gerry Mulligan,1927~1996 Gil Evans,1912~1988 新奥尔良爵士(New Orleans Jazz) 新奥尔良爵士是指三十年代(指二十世纪,下文中如未作注明均指二十世纪)以前的传统爵士乐,兴起于新奥尔良,盛行于芝加哥,是迪克西兰爵士(Dixieland Jazz)和芝加哥爵士(Chicago Jazz)的总称。

我们所能听到的最早的爵士乐就是新奥尔良爵士,它出现于1917年(第一张爵士乐唱片诞生于1917年)。

从唱片的音质上辨认,这个时期的唱片大多数都是用留声机播放的密纹唱片,音质较差,带有沙沙的噪声,并且缺乏立体感(第一批立体声唱片诞生于1958年)。

从音乐形象上辨认,新奥尔良爵士讲究合奏,给人的感觉是激烈、兴奋并充满生机的。

乐队编制一般为小号(或短号)一至二人吹奏主旋律,单簧管一人吹奏副旋律,长号一人吹奏固定低音,贝司(或大管)、鼓各一人担任节奏。

后来又增加了萨克斯,使其从此成为爵士乐队的一大特色。

新奥尔良爵士作为最早的传统爵士乐已被历史永久记载,但是作为有声爵士乐的源头,如今听起来还是别具一番风味。

代表人物及乐队: Original Dixieland Jazz Band Jelly Roll Morton,1890~1941 King Oliver,1885~1938 Sidney Bechet,1897~1959) Louis Armstrong,1901~1971 Big band 是指一组十个或以上的音乐家组成的爵士乐团,其成员结构通常为:至少三个小号手;两个或更多的长号手;四个以上的萨克斯手和一个负责节奏部分,并结合钢琴、贝斯和鼓几种乐器进行伴奏的乐手。

尽管在1930年代和1940年代,在摇摆乐时代之前,有过大量的主要音乐风格的舞蹈乐队并且在摇摆乐时代之后又有着大量的主要音乐风格的现场乐队。

但对于大多数乐迷而言,Big band音乐仍然代表着摇摆音乐,尽管在摇摆乐诞生后繁衍出那么多以相似的手法演奏的风格迥异并且美如天籁般的和声与绝妙节奏的年轻乐手和歌手,当唱片店将大量的爵士乐手的作品搁置在一起,就好象它们都是同一种风格似的的时候,出现了分类的问题。

商人们在将所有的大型爵士乐团的音乐进行大融合的同时,他们却忽略了演奏不同风格爵士乐的大型乐团的次第登场:摇摆乐(艾灵顿公爵与贝西公爵);比波普(迪兹.吉勒斯皮埃);酷爵士(盖瑞。

姆里根,庶迪。

罗杰斯,吉尔。

艾文斯)硬波普(杰拉德。

威尔逊)自由爵士(Sun Ra 1950年代后的部分作品)爵士摇滚(Don Ellis" 和 Maynard Ferguson"的乐团 1970年代作品) 。

他们并不都是摇摆乐队。

许多的听众认为big band 代表着一种风格,而不仅仅是一种作曲方法。

对他们而言,其旋律的编写和独奏的插入都是根源于1930年代所有大爵士乐团大融合时期的,其独特的节奏和和声手法均有别于同时代的其他爵士曲风,例如比波普,又比如另一时代的爵士摇滚 另外一个很重要的方面就是由于1930年代和1940年代的媒体和爵士乐迷们对于爵士乐队的等级划分,而导致出现了许多复杂的节奏和频繁的即兴独奏表演,同时也导致了摇摆乐元素和即兴演奏成分的减少。

以前叫swing bands 或 hot bands (如,艾灵顿公爵与贝西公爵),后来叫sweet bands (如,Glenn Miller"s, Wayne King"s, Freddy Martin"s, and Guy Lombardo"s)。

尽管big band 时代于1946年结束,但是它却开创了在爵士乐中使用大型管弦乐的先河,即使乐手们事实上并没有专业基础(The Count Basie Ghost Band除外)。

乐队几乎全都是由筹划者领导~ Mark Gridley 代表人物 Frank Sinatra Benny Goodman Duke Ellington Swing(摇摆乐) 当新奥尔良爵士乐已经创造了即兴演奏的合奏之时,爵士乐在二十年代在美国社会逐渐流行起来,同时对于爵士乐的需要要求增加更多的舞蹈乐队。

因此出现了对乐队的新要求,即在乐队拥有三支乃至四支号的时候,合奏的地位要降低。

1924年,当Louis Armstrong加入了Fletcher Henderson的大乐队时,就可以算作是摇摆大乐队最早的出现。

乐队中的唐·雷德曼的编曲大大辉映了短号手的松弛的演奏风格。

真正摇摆乐在流行乐坛的确立则要算是1935年Benny Goodman大乐队的成功,直至1946年大乐队时代的结束为止,摇摆乐一直是美国流行音乐的一支重要的力量。

摇摆乐不同于先前的新奥尔良爵士乐和迪克西兰爵士乐,通常乐队中的合奏更为简化,同时是作为更为成熟的独奏之间的反复演奏的连复段。

而个人的即兴演奏也是主要是密切的建立在旋律的基础之上,其原因主要是由于音乐技法的进步。

同以前的演奏相比,独奏的演绎更具有冒险性。

在大乐队时代结束之后,摇摆乐风格的音乐家仍然坚持这种风格演出,他们的演奏堪称是一种主流的爵士乐。

代表人物 Count Basie Louis Armstrong Ella Fitzgerald 拉丁爵士(Latin Jazz) 拉丁音乐与爵士乐的结合早在三十年代就开始了,但是拉丁爵士真正的盛行则是在六、七十年代以后。

拉丁爵士的特点是在爵士乐的基础上融入了大量的打击乐器,同时也将复杂的拉丁节奏渗入到爵士乐之中。

从乐队上看,除了爵士乐原有的乐器之外,像康加鼓、邦戈鼓、沙锤、牛铃等打击乐器成了乐队的重要配置。

从节奏上看,各种复杂的拉丁节奏如曼波、探戈、伦巴等)和爵士乐的结合使其呈现出更加丰富的节奏色彩。

其中以兴起于巴西波萨诺瓦(Bossa Nova)最为典型。

波萨诺瓦是曼波(Mambo)与冷爵士融合的结果,同时也吸取了一些桑巴(Samba)音乐 的特点。

它的音响效果不喧闹,给人的直觉好像是歌手与听众聊天时的窃窃私语。

波萨诺瓦的旋律性不强,而且带有很多的变化音,但是它那典型的节奏型( )却在流行音乐中被广泛的得到运用。

因此说拉丁爵士的吸引力主要来自于丰富的节奏律动。

热情奔放的拉丁人民用他们的聪颖和智慧为爵士乐增添了一道带有热带风情的异域之景。

代表人物: Stan Getz,1927~1991 Joao Gilberto Astrud Giberto razilian Jazz 巴西爵士乐 简单的说,巴西爵士乐的音乐不同于一般音乐的节奏,在两个小节中,有十六拍,其中的一,四,七,十一和十四拍是强拍。

这种风格兴起于南美洲的巴西,甚至可以说是巴西版本的冷爵士乐。

代表人物 Lisa Ono Azymuth Luiz Bonf Post-Bop or Mainstream Jazz(后波普或现代主流) 后波普爵士乐与几乎同时出现的自由派爵士乐有很大的不同。

后波普爵士乐的音乐虽然比传统意义上的爵士乐更为强调即兴演奏,这种风格的合奏却有比较成型的结构,完全不同于自由派爵士乐的音乐的游戏。

很明显,几乎同时出现的前卫爵士乐和自由派爵士乐有许多相互重叠的地方,因此很多音乐家同时演奏这两种风格的爵士乐。

在最出色的前卫爵士乐作品中,人们很难听得出作曲部分在什么时候结束,即兴演奏部分从什么时候开始。

前卫爵士乐的一个重要的目标就是使即兴演奏自然地成为编曲部分的延伸和发展。

在六十年代,前卫爵士乐和自由派爵士乐逐渐成熟之时,受到达两种风格影响的主流爵士乐深深感受到这些非正统的爵士乐的危险。

前卫爵士乐和自由派爵士乐一样,成为了正统爵土乐批评的对象。

代表人物 Cecil Taylor Charlie Haden Max Roach 融合爵士(Fusion Jazz) 融合爵士兴起于七十年代,是爵士乐的分支之一。

只要你有足够的创新意识和胆量,任何音乐都可以成为爵士乐的调料。

如今所谓的融合爵士一般是指在爵士乐的基础上融合了摇滚乐、世界音乐等成分,同时也融进一些流行音乐元素的爵士风格。

因此,融合爵士给人的感觉是既新鲜又流行,而又不失爵士乐的色彩。

从乐队上看,融合爵士打破了传统爵士乐队一直以原声乐器为主体的原则,它大量的使用电声乐器和电子乐器,使其更具现代气息。

比如用电贝司代替原声贝司,用电子合成器代替钢琴,电吉他使用效果器(传统爵士乐一般不使用使用效果器)等做法都是一次大胆的创新。

从节奏形态上看,融合爵士经常加强鼓和贝司的力度,制造出奔腾不息的节奏律动,钢琴和吉他也从原来演奏旋律声部转变为节奏乐器。

这种不规则的低音线条,疯狂的贝司击弦,厚重的摇滚节拍加上爵士乐的规则,有时又被称为爵士放克(Jazz Funk)。

总之,融合爵士的电气味重了,流行味浓,因此被人接受的可能度也就大了。

代表人物: Miles Davis,1926~1991 Herbie Hancock,1940~ Chick Corea,1941~ Bob James Dave Weckl Vocal Jazz(人声爵士) 尽管并不是全部采用人声爵士,20世纪的人声爵士演绎大师大都采用爵士语言进行演奏。

从Russ Columbo,Doris Day到Johnny Mathis均将其天才与嗓音用于内容的表达。

他们放弃了爵士器乐演奏家惯用的演绎标准的方式,而利用其即兴演奏的天赋,音乐家的素养,甚至个性化,带给了歌词新的意义。

早期的一对巨匠,Louis Armstrong,Bing Crosby,留下了人声爵士的标准:随意却不失焦点。

几乎就是当时人声爵士的专业标准。

从大乐队集中的地区涌现出了大批爵士演唱家,几乎都是后来的大师级人物:Frank Sinatra, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Anita ODay, Sarah Vaughan,Peggy Lee, Joe Williams;他们均和摇摆舞乐队共事过很长一段时间,多数在人声爵士风格开始时因此取得了巨大成功。

尽管区分人声爵士演唱家与传统流行乐歌手并不总是那么容易,很多爵士节目单还是以演奏内容来作目录的。

人声爵士与爵士独奏家们展开了竞争。

他们那时通常拒绝与无名乐队和具有流行音乐元素的乐队合作。

而选择与真正天赋禀异的组织者(Nelson Riddle, Billy May)以及真正伟大的作家合作(Irving Berlin, Cole Porter, the Gershwins)。

和40, 50年代的人声爵士演唱家汲取了摇摆舞的风格一样,后波普歌手们也用他们自己的经验来演绎疯狂的节拍,实验爵士器乐演奏家的独奏。

Lambert, Hendricks, Ross陶醉在狂热的合声中,而Betty Carter, Mark Murphy, Abbey Lincoln 则发掘出更激进的即兴演奏方式。

尽管70到80年代,人声爵士演奏家日趋减少,还是有很多艺术家坚持不懈,继续这种风格。

学爵士吉他后,可以很轻松地为流行音乐即兴伴奏吗

要看你自身的音乐素质啊,不是学会一门乐器都能急性伴奏的。

爵士音乐和民谣有什么区别

爵士乐可以没有歌词,曲子听起来大多轻快有节奏,可以跟着节奏摇摆~爵士乐的音乐中带有强烈的情绪,甚至不需要乐谱都可以,即兴创作也是爵士很重要的一部分。

民谣在每个国家各有特色,但是大多数的民谣都很温柔、歌词优美,很少有民谣是没有歌词的,民谣主要靠歌词来表达情绪,曲反而不是最重要的部分。

简单来说民谣可以自己背一把吉他浪迹天涯,而没有乐队的爵士乐是基本不存在的~

什么是雷鬼。

蓝调。

R&B。

还有电音,摇滚,爵士,每种给几首歌听一下

~

雷鬼音乐  一种由斯卡(Ska)和洛克斯代迪(Rock Steady)音乐演变而来的牙买加流行音乐。

事实上,很难在洛克斯代迪和雷鬼之间划出明确的界限。

只是后者较前者更为细腻,更多地使用电声乐器和更加国际化。

如果说斯卡音乐还只是在美国流行音乐的影响下产生的一种拉美流行音乐的话 ,那么雷鬼则已发展成为欧美摇滚乐主流中的一种重要体裁了。

  在1968年左右形成于牙买加(Jamaica)起因是在"60年代,美国音乐工程师兴起和引导的一种音乐表现方式,部分音乐工程师因此出走,寻求灵感。

其中有一些来到牙买加。

牙买加境内原本就有一些游唱艺人存在,所以一直有股民谣气息在酝酿著;所以这一批美国音乐工程师的到来,对牙买加而言不啻是个提升音乐水准的契 机。

加上当地的乐师勇于创新,肯於接受外来事物,于是给予新音乐的创造背景。

  雷鬼音乐发源于牙买加,其根源来自New Orleans的R&B。

当时牙买加的乐手根据广播中听到的New Orleans快节奏R&B,发展成属于自己的R&B音乐。

这种称为Ska的音乐型态,在当时60年代相当盛行。

然而在一次非常热的夏天, 当地的人无法在高温的户外弹奏如此快节奏的音乐及跳舞。

当地的乐手就将音乐放慢,而形成了 Reggae音乐。

Reggae这个字是源自于「Ragged」,代表牙买加不修边幅的舞蹈形式。

  而在"60年代中期,牙买加已形成一种音乐形态「Ska」,基本上已有雷鬼的影子在,但这种音乐的节奏很快;后来又发展成「Rock Steady」,节奏变得比Ska慢,再经转 变之后,并融入「Soul」(灵魂乐),於"68年左右,「Reggae」正式成形。

  雷鬼音乐结合了传统非洲节奏,美国的节奏蓝调及原始牙买加民俗音乐, 这种风格包含了”弱拍中音节省略”,“向上拍击的吉他弹奏”, 以及”人声合唱”。

歌词强调社会、政治及人文的关怀。

  雷鬼乐是早期牙买加的流行音乐之一,它不仅融合了美国节奏蓝调的抒情曲风,同时还加入了拉丁音乐的热情。

另外,雷鬼乐十分强调vocal的部份,不论是独唱或合唱,通常它是运用吟唱的方式来表现,并且藉由吉他、打击乐器、电子琴或其他乐器带出主要的旋律和节奏。

而在雷鬼乐当中,你还会发现电贝斯占了相当重要的比例

雷鬼乐是属于四四拍的音乐,重音落在第二和第四拍。

从音乐中大鼓的部份,我们可以清楚的听出一个明显的节奏和固定的旋律线。

拥有自成一派、懒洋洋的独特节奏。

  Reggae的诞生颇为辗转:它演变自Ska,一种急速,结集?古巴\\\/非洲爵士乐及美国节奏蓝调的音乐,后来经美国新奥尔良的乐手改良后变成了雷鬼,再传回牙买加。

雷鬼与摇滚乐一样,只是一个统称,其支派非常多,有迷幻的Dub、类似R&B的Rocksteady、跳舞节奏的Ragga,Dancehall Rapping等等,是牙买加最闻名的出产  推荐雷鬼乐歌手:  Bob Marley : 有人尊称他为「雷鬼乐之父」,为牙买加人。

他的音乐到他去世( 1981年5月)之后才广为世人推崇。

  UB40 : 英国曼彻斯特起家,致力推广雷鬼乐不遗余力。

有人称他们为「雷鬼乐教父」.  个人推荐歌曲:Bob Marley 的早期专辑的一首歌 <>,LZ可以去电驴上搜搜他的专辑,很多都是不错的  蓝调  蓝调(英文:Blues,解作“蓝色”,又音译为布鲁斯)是一种基于五声音阶的声乐和乐器音乐,它的另一个特点是其特殊的和声。

蓝调起源于过去美国黑人奴隶的灵魂乐、赞美歌、劳动歌曲、叫喊和圣歌。

蓝调中使用的“蓝调之音”和启应的演唱方式都显示了它的西方来源。

  蓝调对后来美国和西方流行音乐有非常大的影响,拉格泰姆、爵士乐、蓝草、节奏蓝调、摇滚乐、乡村音乐和普通的流行歌曲,甚至现代的中都含有蓝调的因素或者是从蓝调发展出来的。

[1]在诗歌里这个词常被用来描写忧郁情绪。

蓝调一词是与“蓝色魔鬼”(Bluedevils)一致的意思,意思是情绪低调、忧伤、忧郁。

早在1798年乔治·科曼就写过一部名为的滑稽戏。

19世纪里这个词被用来表示震颤谵妄和警察。

在美国黑人音乐中这个词的应用可能更老。

1912年孟菲斯威廉··汉迪的是这个词在音乐中最早的书面纪录。

  蓝调音乐始于二十世纪初美国的南部。

其中亦混合了在教会中类似朗诵形式的节奏及韵律。

  这种音乐有一种很明显的特式,便是使用类似中国民俗唱山歌的“一呼一应”的形式进行,英文叫作“Call and Reponse”。

乐句起初会给人们一种紧张、哭诉,无助的感觉,然后接着的乐曲便像是在安慰、舒解受苦的人。

就好像受苦的人向上帝哭诉,而其后得到上帝的安慰与响应

  所以蓝调音乐很着重自我情感的宣泄和原创性或即兴性,这种即兴式的演奏方法,后来慢慢地演变为各种不同类形的音乐,如Rock and Roll、Swing、Jazz......所以蓝调亦是现代流行音乐的根源。

  至于口琴被广泛用于蓝调音乐中是起始于约二十年代中,那时候在美国当地有很多街头艺人表演音乐,他们常用乐器是五弦琴、鼓、和一种叫“pan quill pipes”的吹奏乐器。

而由于吉他和口琴的性能比这些传统乐器好和更适合于空旷的地方表演,所以渐渐地口琴便常被用作吹奏蓝调音乐。

  及后三十年代左右,很多黑人移往大城市芝加哥居住,蓝调音乐和蓝调口琴亦随之在芝加哥这地开支散叶,及后更自成一派名为Chicago Blues。

  在听蓝调音乐的时候,你会发觉它们好像都依着一个相同的曲式来进行。

其中原因是因为蓝调音乐会常用到一种标准曲式,名为12 Bar Blues。

  由于蓝调成形于其个人表演,因此要指出所有蓝调的共同特征很难。

但在现代蓝调出现以前所有的美国黑人音乐有一定的共同点。

最早的蓝调式的音乐是一个“功能式的表达,其启应的歌唱没有任何伴奏、和谐,不拘束于任何形式,没有任何特别的音乐结构。

”这些从奴隶田野工作时的叫喊和呼唤来源的蓝调以前的音乐逐渐扩展为“简单的、带有感情内容的单声歌”。

今天的蓝调可以看作是基于欧洲的和弦结构和从非洲的启应传统上发展为歌唱与吉他的交替演奏的音乐。

  许多蓝调的元素,比如启应的形式和使用的蓝调之音都可以追踪到非洲音乐。

西尔维安·迪欧弗(Sylviane Diouf)指出一定的特征——比如使用花音(melisma)和轻的、鼻音声调——似乎说明蓝调与中非和西非音乐的联系。

民族音乐学家格哈特·库比克(Gerhard Kubik)可能是第一个指出蓝调的一定元素来自非洲的人。

比如库比克指出汉迪在他的自传里所描写的使用刀刃来弹吉他的密西西比技术在西非和中非文化里非常普遍,当地的类似吉他的二十一弦竖琴(Kora)是最常用的歌唱伴奏弦乐器。

这个技术包括吉他手用刀压吉他的弦,它可能是滑音吉他(Slide guitar)技术的来源。

  后来蓝调又吸收了黑人音乐中走唱秀(minstrel show)和黑人圣歌(Spiritual),包括其乐器和和弦伴奏。

蓝调与拉格泰姆的关系也很密切,不过蓝调更好地保存了“原始非洲音乐的旋律结构”。

[5]早期的歌的结构非常不同。

在铅肚(Leadbelly)和亨利·托马斯的录音中可以找到这个时期的歌。

但是后来基于主音和声、次属音和声和全桔第五音和声的蓝调形式成为最普及的形式。

今天被看作是典型的12节蓝调是1900年代初在下游的黑人社群中出现的,这个过程既有口述历史也有乐谱的纪录。

孟菲斯的比尔大街是早期蓝调形成的地方之一。

  个人推荐歌曲:蓝调女王Sarah Connor的<>,<>,<>,<>,<>  R&B 音乐  R&B,也称RNB,它的全写是Rhythm and Blues,译作「节奏怨曲」或「节奏布鲁斯」。

融合了爵士乐,福音音乐和蓝调音乐的音乐形式。

这个音乐术语由是美国告示牌杂志(Billboard)于1940年代末所提出。

它衍生了多种不同音乐类型,如我们熟悉的Rock"n"Roll,Disco和Rap,都可算是由R&B发展而成。

  R&B的前身,出现在40年代的美国黑人区。

  那时,负担得起多姿多采娱乐的人不多,热爱音乐的黑人就喜欢茶余饭后聚集街头,以吉他和口琴等简单乐器玩奏音乐,一抒生活、工作、离乡别井等种种感受。

这就发展出蓝调(Blues)——R&B的前身。

  随著录音带的发明,和越来越多的小型电台出现,蓝调音乐开始跳出黑人圈子,在芝加哥流行起来。

不知是否因蓝调音乐说愁说得太久,乐迷都渴望听到节奏感强、调子节拍明快,内容又不太悲伤的蓝调歌曲。

  但r&b这个术语最初在1947年的美国被公告牌杂志的Jerry Wexler创造为一个音乐的市场营销术语,取代了种族音乐(最初来源于the black community,但是被战后的社会认为会令人很不愉快的词语) and the Billboard category Harlem Hit Parade in June 19

【第49句】: 这个词最初被用于定义包含了12种布鲁斯格式and boogie-woogie with a back beat的摇滚音乐,后来这种音乐转变成了一种rock and roll的基础元素。

  在 “Rock & Roll: An Unruly History” (1995)中 Robert Palmer 把节奏布鲁斯定义为a catchall rubric 用来refer 任何一种美国黑人创造的音乐。

在他1981年出版的 “Deep Blues”中, Palmer 用 r&b作为跳跃布鲁斯的缩写. Lawrence Cohn, “Nothing But the Blues”的作者, 写到节奏布鲁斯是一个umbrella term industry convenience为所发明的, 除了和宗教音乐,节奏布鲁斯包括了所有的黑人音乐,除了那是一首福音歌并且其销售足以打入流行榜。

  在1960年代, 节奏布鲁斯被用于总括灵魂和funk音乐的术语。

而现在R&B的缩写差不多一直被用于代替full节奏布鲁斯,参考有迪士高发展而来的现代灵魂和funk影响的流行音乐, 这个词的主流运用变得不那么流行。

  乐手们顺应大众口味的转变,在作品中加入钢琴、鼓、色士风和当时的超新科技——电子吉他,让听众可随著这种节奏感(Rhythm)强的新派蓝调音乐(Blues)起舞,成就了经典的「节奏怨曲」。

  我们也不能忘掉经典的new jack swing时代,那时代的r&b是和r&b的大融合,一个个的专辑都是经典的new jack swing快节奏歌曲加上2-3首ballad,这是那时代统一的标准。

  个人推荐歌曲:的代表作<>, Usher的, Mariah Carey的`《we belong together》,NE-YO的所有歌曲都可以听听.  电音  用数码信号模拟各种乐器音色,从而制作(或演奏)出来的音乐为电子音乐;通常由计算机或合成器模拟。

有两种方式实现:  

【第1句】:将乐谱输入计算机,制作成扩展名为mid的文件,由计算机直接可以播放,这是我们通常所说的MIDI;再进一步还可以通过录音制作成MP

【第3句】:MP4或CD格式,制作成可用于销售的CD唱片;  

【第2句】:直接由电子合成器模拟乐器音色,有合成器演奏员直接演奏出来。

也属于电子音乐的范畴  这类音乐应该是属於21世纪的新流派音乐.  个人推荐歌曲:Maxim的<>,<>  摇滚  所谓摇滚,就是三和弦加强硬持续的鼓点加上口的旋律。

摇滚不仅是一种音乐形态,实际上它是一种“人生的态度和哲学”,也正因为如此,摇滚乐才有别于一般流行音乐(Pop Music)。

真正的摇滚文化至少可以提炼出这样一个缩微的全貌:嬉皮文化、艺术摇滚、朋克乐、先锋音乐、重金属等。

从20世纪50年代起,人们在广播和唱片中熟悉了一种新的流行音乐,这种音乐每一拍节奏都非常强烈,歌词写的也十分新鲜,一下子征服了许多美国人的心。

1951年,美国克利夫兰电台首次播放这类音乐时,为了使听众感到新颖,一位名叫艾伦·弗里德的播音员在播放前介绍时,给这种声音命名为“摇滚乐”。

据说该名取自黑人一首淫秽的歌曲,叫做《我的宝贝以固定的滚动摇曳我》。

1955年,一位名叫比尔·哈雷的歌星演唱并录制了一张名叫《不停的摇滚》的唱片,引起了极大的轰动,前后出售了1500多万张,成为世界上最畅销的唱片之一,摇滚音乐的名称便由此而来。

  早在30年代初期美国就有首歌叫做Rock&Roll,但当时并没有这种音乐名称。

此一名词出现最被大家认识是DJ- Alan Freed于1951年在他的广播节目中首先使用了『摇滚音乐会』这个名称,据说纽约现今仍尊称他为摇滚乐之王。

而又在比尔亨利-Bill Haley和他组的彗星乐团-His Comets以一曲Rock Around The Rock于55年在排行榜呆了8周之久,在此曲大放异彩的推波助澜下,Rock便为世人所熟知,是故有人称1955年为Rock Era,而比尔亨利也得摇滚之父的雅号。

  早期摇滚的音乐来源非常广泛,主要的包括布鲁斯、R&B、和乡村音乐,其它还有福音音乐、传统的流行乐、爵士、以及民间音乐。

所有的这些影响加在一起构成了一种简单的以布鲁斯为基础的歌曲结构,它是快速的、适于跳舞的、而且容易让人记住的。

第一批摇滚明星们 — Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, Bo Diddley, Bill Haley, Gene Vincent, the Everly Brothers, Carl Perkins,还有好多其它的明星 — 确立了摇滚乐的模式,并且在以后的四十年内都一直为人们所追随。

在每一个十年当中,总是有很多艺人复制着第一批摇滚乐手们的音乐,而剩下的那些艺人,有的扩大了摇滚原先的定义、有的则彻底打破了这种流派被限定的模式。

从英式入侵、民间摇滚、迷幻摇滚,再到硬摇滚、重金属、华丽摇滚,再到朋克,事实上每一种摇滚的分支流派在产生的最初都是忠于摇滚最基本的结构的。

但是一旦这样的改变发生,传统的摇滚就从流行榜上渐渐消失了 — 当然,也有一些艺人始终都保持着光芒。

有一些乐队,比如 the Rolling Stones 和 the Faces,他们始终坚持着传统摇滚最基本的规则,但他们把音乐做得更加快速更加自由。

其它的一些乐队,比如原型朋克the Velvet Underground, the New York Dolls, 以及 the Stooges,他们保留了基础的音乐结构,但他们的行为中有了更多威吓性的元素。

还有一些艺人成为了摇滚的传统主义者,比如 Dave Edmunds 和 Graham Parker, 他们写的歌出的唱片,从来就没有离开过50年代末60年代初的摇滚模式。

虽然在摇滚出现后的这几十年里,摇滚这个词已经开始指代越来越多不同的音乐风格,但是这种音乐的本质从未改变过。

  缘于美国的摇滚乐在60年初终于发生了巨变,那就是由The Beatles开始一群英国乐团在一瞬间打进了美国市场,就有人将这件事称为第一次英伦入侵,不过还好当时在美国仍有一些团和他们分庭抗礼,如组合相似披头而曲风充满沙滩、阳光、美女、浪板等加州美景的Beach boys 。

此外充满民族曲风的名谣摇滚亦紧接而生,但除了Bob Dylan外,以居尔特或爱尔兰等曲风鲜明的英国歌手亦不乏其中,但在60年代末美国乐团又再次主领大局,那就是以3J(Jim morrison、Jimi Hendrix及Janis Joplin)引领而起的迷幻摇滚成为当时最受欢迎的摇滚乐,不过除了Grateful Dead外大部分的迷幻团都相当早夭,在迷幻摇滚势微后,随即迈入风光的摇滚年代。

  经由60年代的铺陈,遂使70年代的摇滚曲风丰富至极,由David Bowie引领而起的华丽摇滚就是在70初崛起的,此外为了不囿于既有的摇滚类型,前卫摇滚、古典摇滚和艺术摇滚也随即而起并成为当时乐界的新像,既而爵士摇滚亦逐渐扬名,此外横跨整个70~80年代最受欢迎且最长寿的重摇滚(重金属)产生了,或许在现在而言Led Zeppelin、Deep Purple、Black Sabbath的分贝solo,然而在当时可说是震耳欲聋的摇滚类型了,此后经由不断的演进heavy metal一直受摇滚迷的青睐,此外在70年代还有跟HM曲风迥异的乡村摇滚、加州摇滚和南方摇滚亦深受欢迎。

假若我们说60年代的盛事是英伦入侵,那70年代的盛事非瞬间窜起于70年代末的庞克摇滚莫属,但就如60年代末的迷幻摇滚般,庞克亦不长命。

  进入80年代除了初期仍还有庞克风外,夹着70年代余威的重金属便成为领导地位,且几乎风光的80年代都是由重摇滚(重金属)拢断,但他们仍是求新求变的,风格决不同以往,故又有新浪重金属的称号,在重摇滚的强势下,除了蓝领摇滚、流行摇滚和融合雷鬼曲风的摇滚外,要能闯出一片天就得以技巧取胜,所以一些强调速弹和速度的摇滚遂应运而生,而他们引起的风潮亦不容小觑,至今速金仍然有广大的听众。

  接着90年代初期引领摇滚潮流的即是西雅图之声油渍摇滚,但随即被充满电子音乐的英伦摇滚所淹没,而因这些来自英国各地的乐团很快的征服新一代的摇滚迷,故将之称为第二次英伦入侵。

此外90年代末期带有庞克风或充满电音的的一些另类摇滚也虏获相当多的歌迷。

或许摇滚风潮不在,承如麦克阿瑟所言老兵不死只是凋零,但摇滚新血不断产生,电音、工业、嘻哈...,或许摇滚曲风已不若以往,但至少是另一种摇滚型态的延续。

  个人推荐歌曲: The Beatles的<>,<>.  Suede的<>,Bob Dylan的<>,<>,还有queen,Nirvana,Radiohead,Led Zeppelin,The Rolling Stones等这些大牌摇滚乐队的歌曲都可以去找来听听。

  爵士  爵士乐:是爵士舞起源的重要原动力,但现代爵士舞也受到古典音乐、摇滚乐、迪斯可和hip hop得影响,发展出modern-jazz、disco-jazz、rock-jazz、new-jazz等。

  爵士的起源(1):Ragtime Blues与已有形式融合  事情发生在1917年的一个夜晚,在纽约的一家名叫赖森威的夜总会里出现了一个由五个白人组成的乐队,他们自称为“正宗狄克西兰爵士乐队”,他们演奏着一种十分新奇的音乐,这种音乐似乎有一种特殊的魅力,使跳舞的人感到十分轻松,而且越跳越高兴。

第二天一家杂志对这一事件进行了报道和评论,立即在社会上产生了很大反响。

随后,这一乐队录制的唱片也被人们竞相购买,同时,爵士这一次也成为美国词汇中的常用词了。

  它们还鲜有那种衍生出现代爵士乐的基本特征(即兴,音色、音高与时值上的微妙变化)。

一些热衷于报道爵士音乐的专栏作者与观察者,通常本身并非是受过专门训练的音乐研究者。

当我们想从他们的报道中了解些专业的知识时经常会陷入困窘之中,因为访谈中记录下的对话通常很少涉及实质性的问题(从早期爵士乐手演奏角度提问的)。

采访者几乎不会问及这些早期音乐家有关音乐方面的关键性问题,而把采访角度倾向于个人经历与社会话题上。

即使采访者问及探索音乐方面的问题,被采访者的如实回答也比不上一段真实的音乐资料来得准确与有价值。

爵士乐的起源问题始终笼罩着一层迷雾,然而,接下来我们还是尝试着整合一下从各个角度对这个问题的研究成果。

当你阅读时,始终要记着爵士乐并不是完全这样起源的,即使这些观点看上去多么得合理与符合逻辑。

  爵士乐源自于二十世纪初期新奥尔良一带民间音乐、流行音乐、古典音乐的融合。

它至少是由两股潮流演变发展而来,一是美国黑人在音乐上的创造性的贡献-Ragtime和Blues,这在后面我们会谈到;其二是一些已有的音乐形式(当时的流行音乐、进行曲、四对舞曲quadrilles等等)表演上往两个特殊方面的不断探索。

一种是强调色彩化地变换音高,这种音高变换在正统的欧洲音乐中会被视为离调、走音,但在爵士乐中却很常见不被看作为是出错或非正规的演奏技巧;另一种是强调音色的粗犷与变化。

这两种以外还有一种特殊的演奏方式被称为Ragging,Ragging是指为了选择音符切进或强调重音而抢拍、拖拍的手法,它把本不切分的音型进行切分处理来造成Ragging的效果。

这使得音符与音符以一种含糊不清的方式来连接,而重音则起到一种推动音符和使之生动化的作用,最终导致我们现在视作为爵士乐的特殊节奏效果的形成,也是爵士摇摆感的构成基础之一。

但是一般的学者在这一点上不全这么认为,他们中大多数把爵士乐的摇摆感看作是非洲或美国黑人的一大贡献。

  个人推荐歌曲:卡桑德拉·威尔森的《新月的女儿》,Sade的那张《Lovers Rock》的专辑所有歌曲都可以去听听。

74655